La cuadricula ha sido utilizada desde tiempos memoriales. Los egipcios la usaban para construir sus esculturas, pintar o hacer relieves.
El artista egipcio no está reconocido, es un ejecutor anónimo. Las obras se realizaban entre un equipo de artesanos cuya misión era representar las escenas siguiendo unas normas preestablecidas. No se aprecia la originalidad del artista sino que eran juzgados por su capacidad de reproducir los programas pictóricos tradicionales de forma armónica.
Los artistas normalmente aplicaban yeso y lo dejaban secar sobre la pared que se deseaba pintar utilizando pigmentos naturales. Esta técnica, creada por los egipcios, es conocida como técnica de fresco secco y es el precedente de la pintura al fresco o témpera.
Mediante un sistema de líneas, dividían la superficie a decorar delimitando el área destinada a cada escena. Era importante un buen aprovechamiento del espacio. Como las figuras debían representarse conforme a unos cánones establecidos, se trazaba una cuadricula en la pared para que el dibujo cumpliera las proporciones adecuadas. Siguiendo estas reglas canónicas, un hombre de pie ocupaba siempre dieciocho cuadrados de altura. Esta regla permitía crear figuras más pequeñas pero igualmente bien proporcionadas ya que los cuadrados se podían dividir en otros más pequeños.
Una característica muy importante del arte del Antiguo Egipto es la ausencia de perspectiva, es decir, no se observa un espacio tridimensional. Los objetos o figuras se representan planos y unos encima de otros. Se tenía en cuenta la posición de las figuras. Ésto se contempla en su forma de retratarlas ya que aquellas que eran menor tamaño no se debía a que estuvieran más alejadas, sino a que eran menos importantes, simbolizando así su inferioridad.
Evolución de la pintura en el Gótico.
Alberto DURERO y su máquina.
Durero utilizó la cuadricula para reproducir la realidad.
Autor: Durero, Alberto
Título: Autorretrato
Cronología: 1498
Técnica: Óleo
Soporte: Tabla
Medidas: 52 cm x 41 cm
Escuela: alemana
Tema: Retrato
Este cuadro lo pintó Durero en 1498. Es uno de sus primeros autorretratos que se conocen. Lo puedes ver en el museo del Prado de Madrid. Alberto Durero no se representa haciendo alusión a cualquier otra faceta de su vida, sino reflejando la conciencia de sí mismo como creador -tal y como indica la inscripción- y a su vez como “gentiluomo”: hombre elegante, cortesano, como un caballero.
La vida de Durero –considerado el introductor del Renacimiento italiano en la Alemania del siglo XV- corre paralela a la de dos personajes como Leonardo da Vinci y el Bosco. En su obra se fusionan de forma admirable la fuerza expresiva germana, el realismo flamenco y el Renacimiento italiano.
La cuadrícula de Durero
No es raro que se le atribuya a un artista meticuloso y detallista como Alberto Durero (1471-1528), geómetra de la plástica obsesionado por las proporciones de la figura humana (su obra póstuma, Cuatro libros sobre las proporciones humanas, publicada en 1507, lo sugiere), la invención de este dispositivo para representar la realidad en una superficie bidimensional. Esta presunción se basa en que, en un grabado de 1525, Peón haciendo un dibujo en perspectiva de una mujer, Durero muestra a un hombre que dibuja a una mujer a la que mira a través de un bastidor que está cruzado por hilos horizontales y verticales que conforman un área cuadriculada. Una cuadrícula similar es también dibujada sobre el papel o superficie en donde se quiere dibujar. Esta cuadrícula de Durero ayuda a representar sobre un plano escenas u objetos tridimensionales gracias a que permite dividir la imagen que se quiere dibujar en segmentos o fragmentos, que pueden ser percibidos tal cual son, con menor carga asociativa, y por tanto con mayor simpleza, que si se los mirase directamente. Es interesante reflexionar en el hecho de que es la fragmentación del espacio, el quiebre del continuo del espacio aquello que ayuda al artista a su representación.
Elementos de esta curiosa máquina que nos facilita poder reproducir la realidad con más facilidad.
Este mural tan grande ha sido pintado por el método de la cuadrícula. El artista es Abel Cain Ferreras. Seguro que lo has visto en Salamanca.
Un trabajo en clase: Se trata de un dibujo realizado por Pablo Picasso, retrato de Igor Strawinsky. Lo realizó en mayo de 1920. Lo dibujaron colocando la fotocopia con la cabeza en la parte inferior. ¡Verás como no es difícil!
Sobre el retratado:
Ígor Fiódorovich Stravinski (Oranienbaum -Rusia-, 17 de junio de 1882 –Nueva York - EEUU-, 6 de abril de 1971) fue un compositor y director de orquesta ruso, uno de los músicos más importantes y trascendentes del siglo XX.
Stravinski también alcanzó fama como pianista y director, frecuentemente de sus propias composiciones. Fue también escritor; con la ayuda de Alexis Roland-Manuel, Stravinski compiló un trabajo teórico titulado Poetics of Music (Poética musical), en el cual dijo una famosa frase: «La música es incapaz de expresar nada por sí misma».1Robert Craft tuvo varias entrevistas con el compositor, las cuales fueron publicadas como Conversations with Stravinsky.
Esencialmente un ruso cosmopolita, Stravinski fue uno de los compositores y artistas más influyentes de la música del siglo XX, tanto en Occidente como en su tierra natal. Fue considerado por la revista Time como una de las personalidades más influyentes del siglo XX.
Consejos básicos para pintar con pasteles que debes conocer.
Los pasteles se hacen con una pasta pigmento en polvo fino y un aglutinante de goma arábiga o de esencia de resina, a veces se le añaden caolín o tiza en polvo para dar cuerpo. Antiguamente los pasteles eran llamados tizas.
Tipos de Pasteles.
Normalmente se hacen en forma de barras, pero también los hay de otras formas y tamaños. El pastel blando se valora por la facilidad con la que desprende su pigmento.
Blandos: Suelen llevar un envoltorio debido a su blandura y a la facilidad con que impregnan de color todo lo que tocan. La cantidad de pigmento y la suavidad varían según sus marcas. Los pasteles más blandos llenan el grano del papel muy rápidamente.
De alta calidad elaborados a mano: Suelen contener mucho más pigmento y menos aglutinante por lo que son pasteles blandos que producen con facilidad colores saturados.
Hechos a máquina: Tienden a contener más aglutinante para que resistan el proceso de extrusión.
Duros: No suelen tener envoltorio y no son blandos. Suelen hacerse a máquina.
Lápices pastel: Consisten en una mina dura de pastel embutida en madera. Producen el mismo tipo de efectos que el pastel duro, pero con menos cobertura.
Al óleo o grasos: Aunque se presentan en formato de barra y se les llama pasteles, son un artículo completamente distinto.
16 consejos básicos para pintar con pasteles.
Prueba distintos pasteles: Los trazos y manchas que hacen los pasteles varían mucho según las marcas. Para conocer realmente los pasteles como medio hay que probar varias marcas y grados de dureza.
Haz que los pasteles parezcan pasteles: Saca partido de las características distintivas del medio que estés usando. Si intentas que parezca ser otro medio el resultado será mediocre.
No hace falta rellenar todo el papel: Siempre puedes dejar el fondo a la vista. Prueba soportes de diferentes colores para ver el impacto que tienen en el dibujo acabado.
Quita el envoltorio y rompe la barra: Todas las partes de la barra , lados y bordes, pueden usarse para hacer trazos y manchas en el papel o en otros soportes. Los trozos pequeños son más fáciles de usar para hacer restregados.
Usos de los pasteles duros: Estos son excelentes para crear contornos claros y marcados, y resultan muy adecuados para hacer bocetos. Prueba a crear un dibujo de base a grandes rasgos con áreas de color extensas y planas como guía para desarrollar un dibujo. Los duros también sirven para definir detalles, rehacer bordes desvanecidos y añadir definición. Con el canto de una barra cuadrada se pueden hacer líneas limpias y marcadas. Estos pasteles también se usan para dibujar detalles intrincados.
Usos de los pasteles blandos: El lado de estos sirve para cubrir grandes áreas con rapidez. La punta o un canto se utilizan para hacer mezclas ópticas de colores. Restriega ligeramente sobre un soporte abrasivo de color para que el color sea visible, o usa la punta de la barra para hacer tramas y difuminar. Prueba a mezclar y emborronar los colores y añade acentos de color final.
Usa lápices pastel para los bordes y los detalles: Los lápices pastel son muy adecuados para trabajar los detalles y los bordes, para rehacer partes del dibujo que necesitan más definición. No pueden cubrir zonas grandes de manera rápida ni fácil, pero no ensucian las manos.
Utiliza tramas ópticas: Los pasteles se prestan bien a la mezcla de colores mediante tramas ópticas. Practica la creación de muestras de color y varia las mezclas y el espaciado entre los trazos para crear una gama de colores distintos.
Organiza las barras por colores y tonos: Clasifícalos por colores y tonos. Así es mucho más fácil ver las posibilidades de emplear colores distintos del mismo tono para añadir atractivo y variedad al dibujo.
Haz lavados con pincel y agua: Igual que con el carboncillo es posible crear un lavado y una pintura subyacente mezclando pasteles con agua y empleando una esponja o un pincel para esparcir el color. Los trazos de pastel por encima de una base de color aplicada a mano tienen impacto y son muy eficaces.
De lo oscuro a lo claro: Trabaja sobre un fondo de color neutral o complementario. Empieza por los colores oscuros y apagados y avanza hacia los colores más vibrantes y claros.
No abuses de las mezclas: El abuso de los dedos o de los difuminos para mezclar colores puede hacer que un dibujo al pastel quede muy plano, con colores desvaídos o sucios. Mantén la claridad de los trazos y mancha y el brillo del color mezcla sólo áreas pequeñas como los bordes.
Cuida la seguridad y la higiene: Los pasteles son secos y producen polvo. Hay que quitar periódicamente el polvo del trabajo y tener mucho cuidado de no inhalarlo antes de aplicar el fijador. Para reducir al mínimo la cantidad de polvo, es conveniente trabajar en un caballete para que el polvo caiga en un depósito, y aspirar el polvo a medida que se trabaja. Saca el trabajo al exterior, ponte de cara al viento. golpea con firmeza el dorso del soporte y agítalo para hacer caer el polvo al suelo. Aplica fijador con regularidad después de quitar el polvo de pastel suelto. Es mucho mejor dar varias capas ligeras de fijador que una sola capa espesa que podría arruinar todo tu duro trabajo.
Protege los dibujos al pastel: Usa un fijador ligero en aerosol para pegar al soporte los trazos y manchas de pastel. Sin embargo, ten en cuenta que esta operación podría oscurecer y/o amortiguar los colores. Envuelve los dibujos al pastel con papel de seda.
Cuida tus manos: Los pasteles son muy secos, absorben los aceites naturales y el agua de la piel y dejan las manos muy resecas. Una crema protectora puede evitar este problema.
Haz retratos tradicionales: Negro, blanco, sanguina y sepia funcionan muy bien sobre papel de color neutro. Estudia los dibujos de maestros clásicos como Miguel Ángel para ver el uso que hacían de sus pasteles para crear dibujos muy expresivos.
El bolígrafo tiene su origen en Argentina, fue inventado y patentado por Ladislao Biro, de origen húngaro, que perfeccionó y patentó este popular instrumento y pronto fue adoptado por todos los países del mundo para una escritura ágil y ligera.
Primer bolígrafo marca "birome", made in Argentina
Propaganda en Revista Argentina "Leoplán" de 1945 promocionando el primer bolígrafo comercial, marca "birome"
Instrumento originalmente de escritura, se trata del más popular y utilizado del mundo, y se caracteriza por su punta de carga, que contiene una bola generalmente de acero o wolframio, que, en contacto con el papel, va dosificando la tinta a medida que se la hace rodar, del mismo modo que un desodorante de bola. Puede ser de punto fino, mediano o diamante. Su sistema de bolilla y su tinta grasa, hecha a base de manteca de cacao, permite lograr un trazo indeleble y permanente similar al óleo. Sólo es necesario preservar los trabajos con él realizados de la luz directa del sol, del mismo modo que en las demás técnicas gráficas. (wikipedia)
En general, el bolígrafo, es de difícil manejo como instrumento de dibujo, puesto que no admite correcciones como otros procedimientos. Al mismo tiempo su punta aguda y punzante exige un gran dominio tanto de las líneas de contorno como de las tramas que cubren las superficies.
Los dibujos realizados con este procedimiento se compone de tramas formadas por puntos repartidos según diferentes densidades, por pequeños trazos superpuestos, por líneas alargadas que se diluyen en sus extremos o por comillas o garabatos superpuestos hasta lograr los efectos deseados. Con esta técnica es posible obtener formas sutiles o rotundas, contrastes marcados y transparencias. La superposición de tramas en varios colores hace posible, asimismo, los más sorprendentes efectos y mezclas cromáticas. Se pueden obtener dibujos de gran realismo o utilizarse como técnica de abocetado.
Txiki ArtWork
El bolígrafo se puede combinar con otros materiales como la acuarela, la tinta y el collage de papeles. con papeles arrugados y lavados con tintas o desmenuzados para conseguir texturas nuevas que los trazos del bolígrafo realzan notablemente.
Miguel Ángel Albini es Profesor de Artes Visuales y Profesor Superior de Pintura.
El bolígrafo se puede usar desde el dibujo lineal, tramado, manchas y planos texturados y "pintar" con gradientes y esfumados. Para las tramas es recomendable ver las imágenes de los billetes, siendo el mejor ejemplo. Así como los artistas grabadores de aguafuerte, punta seca, etc.
Para las manchas se usa lo que se llama positivo-negativo, manchas de un color para las sombras y respetar los espacios en blancos para las luces mediante reservas. Para pintar con esfumado, apoya la punta del bolígrafo y tira la línea, mientras levantas la muñeca con suavidad, es cuestión de práctica pero una vez que tienes la técnica suficiente podrás acomodar el ángulo de la punta para jugar con los gradientes.
Es recomendable estar siempre con un papel debajo del borde de la mano con la que dibujas asi no corres la tinta. Dibujar con varias bolígrafos porque con uno solo agotarás la punta y comenzarán a dibujar entrecortado o con gotas de tinta que estropean el dibujo.
Por ultimo, trabajar limpiando la punta periódicamente mientras dibujas. Una buena alternativa es el bolígrafo de tinta gel que es mas sensible al ángulo en que la apoyas y es más delicado el dibujo.
Material recomendado: Bic Medium y Pentel SuperB en diferentes colores, el clásico azul, rojo, verde y negro pero también en otros colores.
Papel fino para poder calcar los dibujos y obtener ilustraciones más depuradas y limpias.
Como en todas las demás técnicas se puede trabajar con técnica directa o sobre dibujo previo a lápiz, directo o calcado.
OBRAS EN LA WEB
GMCarlos
JLMeana
Tziqui Artworks
Juan Avilés
Fernando Forero
Técnica con plantillas de espiral
Alba García Palomar. Abocetado con tramas lineales
Tramas de garabatos y tipográfica
Sonia Puga, Utilización de tramas de garabatos. El bolígrafo reproduce muy bien el cabello.
Ismael Cerezuela, estudiante de Bellas Artes, Valencia
En este artículo, vamos a ver todas las posibilidades que tenemos con 10 técnicas para pintar con crayones o ceras.
Antes de empezar, me gustaría aclarar tres puntos básicos:
Cuanta más grasa o aceite tengan las ceras, más suaves son y más fácilmente cubren el papel.
Los colores oscuros cubren mejor la superficie del papel que los colores claros. Debido a esto, nos es más fácil cubrir un color claro con uno más oscuro, que al revés.
Muchas veces nos saltamos lo más evidente. No tienes por qué limitarte a pintar con la punta de la cera. Mientras que con la punta puedes conseguir un trazo fino y uniforme, con el canto puedes pintar manchas amplias.
Ahora, vamos a ver las distintas técnicas para pintar con crayones o ceras que podemos utilizar en nuestras ilustraciones.
1. TÉCNICA DE DEGRADADO
Los degradados son una de las técnicas universales a cualquier medio artístico y es básico dominar esta técnica para poder manejar la herramienta con soltura.
Al ser las ceras un medio bastante graso, son muy fáciles de difuminar con cualquier tipo de tela o incluso con el dedo.
Vamos a ver dos técnicas básicas para difuminar las ceras: empezando con un color oscuro y empezando con un color claro.
2. EMPEZAR CON UN COLOR OSCURO Y DIFUMINAR CON UNO CLARO
Esta es la forma en la que suelo trabajar. Este método me da más control sobre donde quiero que empiece el degradado y me permite conseguir una transición más limpia.
Empiezo pintando las zonas que van con el color más oscuro y voy ejerciendo menos presión a medida que me acerco a las zonas más claras, en las que voy a utilizar otro color.
Con el color más claro, voy pintando por encima de la zona anterior. Al pintar con un claro por encima de uno más oscuro, se va difuminando el color base creando una capa homogénea.
Por último, añado el color blanco. El color blanco tiene dos funciones.
Sirve para aclarar los colores cuando pintamos por encima de ellos.
Sirve para hacer difuminar y conseguir degradados suaves.
En este caso utilizo el blanco para pintar por encima del brillo y para difuminar el amarillo que lo rodea.
Por último, podemos utilizar el dedo o un trapo para difuminar todos los colores y conseguir resultados más suaves.
Cuanto más blandas y aceitosas sean tus ceras, más fácil te será conseguir un buen efecto de difuminado. Por eso, recomiendo utilizar ceras muy blandas.
3. EMPEZAR CON UN CLARO Y DIFUMINAR A OSCURO
También podemos seguir el procedimiento contrario al anterior, y empezar pintando las zonas claras y seguir con los colores más oscuros.
Como podemos ver en la siguiente imagen, es más difícil de controlar las zonas de degradado con este método, porque el color oscuro cubre totalmente la capa más clara de abajo.
Igualmente, esto podemos solucionarlo pintando sucesivas capas con el color claro por encima, para suavizar los degradados.
Los resultados son casi idénticos, pero con una diferencia. Con este método, siempre me quedan unos degradados con la textura del papel.
Como se puede ver en la imagen de abajo, el degradado es menos uniforme y se forma una textura en la zona de transición entre el amarillo y el naranja.
Experimenta con estas dos formas de trabajar con ceras y utiliza el método que más te convenga dependiendo del resultado que busques.
4. TÉCNICA DEL RASPADO
Vamos a ver dos formas diferentes de trabajar la técnica del raspado: con ceras y con tinta.
5. EL RASPADO CON CERAS
Como ya hemos visto, las ceras nos permiten pintar por capas.
La primera capa, quedará fija al papel, pero debido a su gran cantidad de aceite, las capas sucesivas son fáciles de eliminar al rasparlas con un objeto cualquiera.
De este modo, podemos pintar una capa de un color claro y por encima, añadimos una capa con un color más oscuro.
Luego, con un objeto punzante, como un palillo, podemos dibujar por encima. El color de la capa superficial se quita, dejando ver la capa inferior.
Antes de pintar la capa superior, podemos difuminar la primera capa de color claro con el dedo o con un trapo.
El negro es el color que proporciona un efecto más impactante con esta técnica. Primero pintamos con cualquier color por debajo y cubrimos por encima con negro. Al ser un color tan opaco, cubre los demás colores muy fácilmente y el contraste que genera con los otros colores es mucho mayor.
De hecho, la técnica del rayado con color negro tiene su propio nombre que la separa de las demás. Se conoce como esgrafiado.
6. EL RASPADO CON TINTA O GOUACHE
El raspado con tinta o gouache es similar al anterior, pero sustituiremos la capa superior de cera por alguno de estos medios.
Pinta la primera capa con ceras y cúbrela con una capa de tinta o tempera.
Una vez que esté seco, raspa la superficie con un objeto punzante para dejar ver los colores de la capa inferior.
Puedes añadir un poco de jabón a la tinta o al gouache, para que se deslice mejor por la superficie.
7. TÉCNICA DEL FALSO GRABADO
En este caso, vamos a utilizar las ceras con otros medios acuosos como las acuarelas o la tinta.
Primero hacemos un dibujo con cera. Podemos elegir un único color o hacerlo con varios colores. Lo único que debemos tener en mente, es que la cera actúa como un aislante que protege la superficie del papel, por lo tanto, la acuarela o la tinta, no van a penetrar en las zonas pintadas con cera.
8. TÉCNICA DE CERAS Y DISOLVENTES
Para esta técnica con ceras, podemos usar varios tipos de disolventes.
En mi cuaderno, he experimentado con varios tipos, como trementina, lejía, aguarrás, disolvente industrial o alcohol.
De entre todos ellos, suelo utilizar el alcohol, ya que no deja olor y te permite conseguir un acabado muy difuminado.
Simplemente pinta un dibujo con ceras y luego, difumina por encima con un pincel empapado en alcohol o cualquiera de los disolventes anteriores.
Te recomiendo que utilices un pincel de óleo o uno que no te importe estropear, ya que las cerdas de los pinceles de acuarela se acaban rompiendo al trabajar con substancias tan fuertes.
9. TÉCNICA DEL STENCIL O PLANTILLA
Las ceras tienen la propiedad de cubrir el papel muy rápidamente y con colores muy intensos, pero a cambio, es más difícil conseguir bordes definidos con ellas.
Con esta técnica, podemos conseguir bordes limpios con este medio.
Para ello, vamos a dibujar el elemento que queremos dibujar en un folio a parte, que será nuestra plantilla. No tenemos que dibujar detalles, porque sólo vamos a utilizar la silueta.
Una vez que tenemos el dibujo terminado, recortamos la silueta y ya tenemos nuestra plantilla. Ahora sólo tenemos que pintar con ceras libremente sin miedo a salirse de las líneas.
El resultado es muy bonito porque se combinan la espontaneidad e intensidad de las ceras, con la perfección de los bordes de la plantilla.
10. TÉCNICA DE LAS CERAS DERRETIDAS
Las ceras tienen un punto de fusión muy bajo. Con tan sólo el calor de nuestros dedos, podemos empezar a fundirlas.
Si aplicamos más calor, podemos conseguir resultados muy llamativos.
Hay varias formas de aplicar las ceras derretidas. Podemos derretirlas primero con un mechero y luego dibujar inmediatamente mientras están calientes. De este modo, conseguiremos una calidad de línea diferente a cuando están secas.
También podemos utilizar un secador y aplicar mucho calor a la cera mientras la acercamos al papel. Como resultado, conseguiremos cubrir la superficie de papel con salpicaduras de cerra derretida, lo que le otorga un aspecto muy pictórico, como si fueran chorretones de pintura.
Con el secador, podemos seguir aplicando calor y mover la cera a través de la superficie controlando su recorrido.
Para tener más control sobre el resultado final, podemos mezclar esta última técnica con la de la plantilla, de este modo conseguiremos tener controladas las salpicaduras de cera.
También podemos hacer virutas de cera, rasgándolas con un cuchillo o afinándolas con un sacapuntas, para luego aplicar el calor una vez que ya las tenemos encima del papel.
Como vemos en la imagen de arriba, también podemos aplicar la cera derretida con el dedo para conseguir un efecto difuminado.
Las ceras son un medio muy versátil con un montón de posibilidades. Si sabes de alguna técnica más de la que me haya olvidado, no dudes en escribirlo en los comentarios.